凶线

悬疑片美国1981

主演:约翰·特拉沃尔塔,南茜·艾伦,约翰·利思戈,丹尼斯·弗兰茨,约翰·麦克马丁

导演:布莱恩·德·帕尔玛

播放地址

 剧照

凶线 剧照 NO.1凶线 剧照 NO.2凶线 剧照 NO.3凶线 剧照 NO.4凶线 剧照 NO.5凶线 剧照 NO.6凶线 剧照 NO.13凶线 剧照 NO.14凶线 剧照 NO.15凶线 剧照 NO.16凶线 剧照 NO.17凶线 剧照 NO.18凶线 剧照 NO.19凶线 剧照 NO.20
更新时间:2023-10-03 22:30

详细剧情

特里(约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰)是一名电影录音师,专门为小成本恐怖片录制音效。一次工作中,特里发现自己阴差阳错之中录下了一辆车掉入水中的声响。震惊之下,特里来到了事故现场,在打捞车辆的过程中,特里惊讶的发现车中一名名叫莎莉(南茜·艾伦 Nancy Allen 饰)的女子竟然奇迹般的还活着。醒来后,莎莉告诉特里,整个车祸事件并非表面上看起来的那样简单,其中隐藏了一个惊天的政治阴谋。   突然之间,特里发现自己被卷入了十分危险的事件中去,来自某个神秘人物的追杀更加让他下定了要追查到底的决心。他知道,真相永远隐藏在巨大的权利背后,而自己随时都面临着生命危险,在这样动荡的环境下,能够相信的只有自己。

 长篇影评

 1 ) 属于帕尔玛的「元电影」

「元电影」,个人理解为“关于电影的电影”,又或者说是“关于电影幕后制作过程的电影”。

《凶线》从一开场就为观众奉献出两段代入感极强的第一人称长镜头:

如何保证摄影机不过度偏离主轴,并确保镜子里的画面不穿帮,这个角度摄影师肯定找了很久

这段炫技十足的开场已经成功将观众的注意力吸引,并在潜移默化中帮助观众建立起接下来的观影预期。而正当观众带着预期去观看接下来的故事时,一个无比糟糕的尖叫声把这一切彻底摧毁。而后镜头一转,我们才知晓刚刚的画面仅仅只是一部B级片的拍摄素材,而银幕前的制作人员正为这一糟糕的音效苦恼。

但也正是这个“顽皮”的音效设计,使得观众终于发现这段调度精湛的开场其实是一个经过精心包装的“影中影”结构。并且这段开场还正式确立了影片的故事母题与声音设计母题,也展现出帕尔玛在「元电影」这方面的切入角度:影像中「画面」与「声音」的引导/对立关系,同时也是关于电影作为媒介所能触及到的感官路径的探讨。

一、裂焦镜头、背面投影与分屏

裂焦镜头,即通过特制的“裂焦屈光镜”来造成一种类似深焦大景深的效果,在视觉上能够使得近景与远景两个平面的物体成像都十分清晰。而另一个显著特征便是在两个正焦平面的过渡地带会失焦,即景深不连续。该手法最早出现在《公民凯恩》之中(摄影师是格莱格·托兰德),而在帕尔玛手中被发扬光大,变成了最佳的叙事辅助手段。

《公民凯恩》中,角色被置于过渡失焦地带,而物件是正焦,十分有趣的安排

很多时候我们观看对话戏,除了正反打以外,还可以通过变焦来切换讲述者与倾听者,有助于观众的视线聚焦于叙述主题。但帕尔玛很多时候偏不这么干,要么他将对话中的两者聚焦于同一视觉平面,要么会添加其他未参与对话的客体,当两者同样清晰时,传统的聚焦手段便被割裂,从而创造出全新的戏剧效果。

裂焦镜头放大可以角色的侧脸,从而突出某种符合情境的情绪(脸越大,情感也越大)

《碟中谍》的裂焦镜头,近景与远景的占比失衡营造出一种恰到好处的喜剧效果

而在其他非对话戏的段落里,当裂焦镜头取代变焦镜头后,那种自然的视线引导手段便消失殆尽,用最粗暴直白的方式将信息展现给观众。另一方面,裂焦镜头中被摄制对象的近景远景位置关系也是解读帕尔玛镜头序列的重要线索。当人物处于远景,物件处于近景时,则是在无形中为镜头增添一层「窥视」的效果(第一人称视角下该镜头效果最为突出);而人物处于近景,物件处于远景时,则是直观的指明角色接下来所要做出的选择,亦或是对角色自身命运的最佳暗喻。

窥视与危机

近景死鱼,远景女人,明示后者即将被杀害

通过裂焦镜头和二者的同步运动,将角色的性格具象化后,角色后续的行为也就有了依据。

直观展现角色下一步的目标去向

再举一个《碟中谍》的裂焦案例:有时危机并不一定从近景窥视,也会从远景接近

背面投影,一种将前景动作与事前已在摄影棚拍摄好的背景胶片投射到摄影中的银幕上,再经由摄影统合在同一底片上的技巧,与正面投影相对。由于早期拍摄外景时会受限于摄影机和录音技术,背面投影被广泛运用于拍摄行驶车辆中人物的对话镜头。而希区柯克也擅长利用背面投影去扩展电影里的世界,并达到追求“自然主义”的目的。尽管随着技术的不断更新,这种技术本身也已经变得十分不自然。那么现在仍然使用背面投影技术肯定是出于某种艺术上的考量,通过这种前后景不协调所造成的空间割裂来让观众回想起古典好莱坞的风格。

希区柯克电影中的背面投影(《群鸟》与《西北偏北》)

《欧洲特快车》中的背面投影镜头便是导演艺术化表达的最佳案例

其实仔细回看《凶线》,帕尔玛也仅仅是在两处地方运用了背面投影:一处是男主通过录音推导出事故现场的真相;另一处便是男主飙车追赶的段落。前者毫无疑问是符合我之前所说的“艺术考量”的,而后者呢?在这个实景拍摄追车戏已无限制的时代下,帕尔玛为何要选择这种“吃力不讨好”的拍摄技法?是单纯的怀旧,还是另一种形式的“艺术追求”

分屏镜头,正如字面意思那般,是将银幕上完整的画面分割成不同的几个画面,从而达成美学上或者叙事上的特定需求,原本是电影语法上的的某种形式,最初却是起源于电影早期的技术发展,例如 遮片技术、多重曝光技术等。早期电影对分割画面的尝试可以被看作是 一种对技术手段的试水和画面空间的扩充 ,而进入六七十年代之后的电影,则是真正将分割画面纳入到电影叙事语法的体系中来。这其中最具代表性的就是帕尔玛。

《姐妹情仇》,属于窗口的双线窥视,帕尔玛对分屏手法的一次成熟实验

《剃刀边缘》中利用“电视媒介”来达成情境上的交汇

《魅影天堂》中用了两段超炫的同步长镜头来扩展影像空间的可能性,同时仍然遵循着基本的时间规则

而《魔女嘉莉》绝对是帕尔玛在分屏手法上玩的最嗨的一次,我从未想过屠杀可以这样拍

但注意,尽管帕尔玛是分屏手法的大师级人物,但他在运用该手法时却显得非常克制,一部电影只用一两次,这样能最大限度的保证观众对单一手法的新鲜感。在帕尔玛手中,分屏技术打破了时间和空间的界限,在有限、固定且单一性的银幕空间上,呈现了多种空间和多种时间的进程的组合。在某些时刻,两个分裂的叙事空间会在高潮处汇聚到了一起,但分屏画面却依然在持续,取代了传统的正反打手法,空间以一种多视角的表现形式出现在我们面前,并具备了并置的时间特征。通过这种表达,帕尔玛的分屏技术创造出了一种全新的悬疑:传统的剪辑手法像是对观众的提示,造就悬疑的同时也毁掉了悬疑。而分屏技法规避了这一点,通过引入不同的视角,将所有元素都放到画面中来。在这样的时空并置中,人物构成了一种共存性的平等关系。或者是同一人物所进行的活动,但是呈现出来的信息却能更加全方位。对观众来说,这种“麦格芬”既存在又不存在,始于对希区柯克的致敬,但又比希区柯克更加丰满。

但与帕尔玛的其他分屏不同,《凶线》里的唯一的分屏段落并未承载悬疑要素,在形式和内容上也意外的“单调”。这一段落首先是由一个交代景别关系的裂焦镜头开始(某种程度上也算暗示了裂焦镜头和分屏的内核上是趋近的),左边是详细的电影音效整理工作,而右边只是一则关于州长出席烟火晚会的新闻。在剪辑点的数量上,左边明显是要比右边多的,这样就方便集中观众的注意力到左半画面内。而音效上也暗含后续故事发展的线索(“foot steps”“clock”“thunder”“shot”“body fall”等具体音效),画面更是直观的展现了电影后期制作的内容,与右边的新闻媒体进行对比,一方面是再度切题「元电影」的属性所在,另一方面也稍稍涉及到了媒介自反的内容(从角色对新闻毫不关心的态度也能佐证,亦或是「电影」对「电视」的媒介对抗?)。

先从裂焦镜头开始,展现出「电影」与「电视」之间的对立;随后切入分屏,媒介之间的对抗开始加剧;最后通过机位设置完成左右构图上的失衡,对抗结束。

二、电影是「视觉」与「听觉」共同整合的艺术

关于电影本身,从首部有声电影《爵士歌手》上映以来,电影就不再仅仅只是纯视觉艺术了。而至于声音如何与画面产生关联,这其中也要遵循某种基本规则。1959年布列松所拍摄的《扒手》也许就是这一规则最典型的案例:在没有人物/人物还未入场的空镜头内,音效可以提前铺垫情绪、传递信号、构建空间。也就是“先声,后视,再感”。让声音去引导观众,促使他们对接下来的画面产生某种预期,而创作者接下来要考虑的,是顺从预期亦或是违背预期,则取决于他们所想要达到的戏剧效果。

先让我们来看看电影9-12分钟这一段男主录制环境音的片段。基本完美沿用了上面讲过的声音引导理念,主角手中跟随声音游走的麦克风便是「由声入画」的过渡物件。在这一段落中,声音和画面仍然是耦合的。除此之外,帕尔玛还安排了五组相似的镜头序列,来引导观众一步步走向剧情的爆发点:

第一组镜头序列:三个镜头由近及远,一步步放大环境缩小人物,并在最后一个镜头内通过前景虚化的树叶来强调某种无形的窥视感,也在暗示危机/事故的到来。

第二组镜头序列:依旧是由近及远的镜头安排,不过这一次是从“被窥视者”的视角为主,继续填充环境,并在最后用裂焦镜头来丰富影像的趣味性。

第三组镜头序列:无特殊变化,仅有过渡作用。

注:右下角的是一只蟾蜍

第四组镜头序列:镜头安排仍然无特殊变化,但最后一个镜头再一次出现了前景虚化的树叶,强化窥视感,可以看作危险信号,事故即将发生。

第五组镜头序列:没有使用之前的镜头过渡模式,而是直接切入录音人和声源的裂焦镜头,明示二者之间的符号象征关联,也为后面主角追查真相的行为作视觉铺垫。随后,车祸发生,该段落结束。

视觉上的行为同步即二者联系的证明

在这一段中帕尔玛尽情展现了自己的调度功底,通过镜头序列中不同的细节变动来暗示危机/事故的发生,而且每一组镜头序列中音效都是至关重要的部分,每一组镜头序列的承接都是由音效带动镜头运动,然后再由镜头运动将视线自然引导至目标。

但在此之后,电影剧情上的「视」与「听」被刻意分割:围绕着同一件谋杀,作为画面载体的照片所展现出来的信息是片面的,并在大部分的时间被权贵和媒体所利用;而作为声音载体的录音带,则是主角追寻真相的关键线索。

当电影进行到30分钟处,又出现了「元电影」概念的另一佐证:主角将杂志上的照片以「帧」为单位进行拼贴,最终产生了完整的「胶卷」;第52分钟时,声音与画面最终在「胶卷」上相聚,残缺的信息被拼凑完整,而最终观众所看见的,便是名为「电影」的载体所呈现出来的事实真相。

帕尔玛用两个片段把电影制作工序详细地展现给观众,正如之前所说“一部关于电影幕后制作过程的电影”,除此之外还概括了电影是「声」与「画」共同组成的艺术形式,并将这一母题与影片本身的悬疑类型高度融合,文本与影像在互文中点出这一关系的本质所在:关于「电影」如何以何种形式传递、拆分、整合与隐藏「信息」。

用“电影”还原真相

三、重回片头

讲了那么多,现在让我们重新回归到片头,看看帕尔玛是如何通过这样一个片头去展现电影的视觉母题、声音设计母题和故事母题。

一开始便通过指针四次幅度频率不定的摇摆自然带出制片公司、总导演和男女主演员的名字。

注意片头的音效设计:第一次和第二次摆动所配的背景音效都是风声+心跳声,字幕打出制片公司时的音效是较为平缓的,当导演名字出现后,连续出现了三个类似喘息声的音效,正如前面所说,暗示事故/危机的到来。

随后字幕打出的是男主演John Travolta,而这时背景音效取代成车辆失控时的鸣笛声

随着女主演Nancy Allen的字幕亮相,背景音也转成了影片结尾处那声撕心裂肺的尖叫

标题大字在银幕上一闪而过,背景音变成枪声和轮胎漏气的声音

之后便是最妙的设计:片名“BLOW OUT”中的两个单词从屏幕两侧出现,并随着车辆失控打滑的音效不断靠近,就在两个“O”即将重合时,片头结束。

那么这个片头到底秒在哪里?

一、关键视觉元素(表现声音强弱的摇摆指针)、听觉元素(风声、枪声、车辆打滑声和尖叫,而且这些音效是与角色本身挂钩的)和剧情要素(车祸谋杀现场与结尾)的展现:

二、片名中不断靠近两个“O”像是简化后的轮胎,而背景音效也正好对应片中因轮胎漏气的关键情节。

三、考虑到第二点所说的那种「由声入画」的手法,那么两个互相靠近并不断重合的片名也许正是「画面」与「音效」的类比,只有当两者“完全重合”,电影才能将所要表达的信息完全传递给观众。

而上述部分在第一次观影时是很难发觉的,只有重看后才发现片头所潜藏的信息是如此关键,并在形式上与文本内容形成了完美的互文。对于帕尔玛,我只能顶礼膜拜了。

最后聊聊结尾:

很奇怪的是,在之前的帕尔玛电影里,“爱情”这个概念基本都被拿来当作剧情的垫脚石了。《魅影天堂》就是最典型的例子,那部电影里的每一段爱情描写都像是被剧情所裹挟,仓促、机械而套路。尽管我非常中意《魅影天堂》的悲剧结局,但那种震撼跟爱情描写一点关系都没有,不如说爱情戏的粗劣在很大程度上拉低了影片整体的水准。

癫狂与没落

究其原因,可能是帕尔玛为了不让电影主题偏移而做出的选择,也可能是帕尔玛真心不擅长写爱情戏,亦或是两者皆有。不管怎样,在爱情描写这方面,帕尔玛是真的挺“直男”的(贬义的那种)。

所以在《凶线》里,尽管漫天烟火与背景音乐所营造的氛围是那么忧伤,我仍然把这种桥段的存在看作是帕尔玛为了“煽情”而刻意为之。除了惊叹于视觉效果外,其他的部分(尤其是情感)我还真没什么感受。

当然没有贬低的意思,这一镜整体拍的那是相当惊艳,我相当中意

直到“尖叫声”的再度亮相:在最后的最后,男主反复听着那段让人痛心不已的录音,并用女主被杀前最后一声刻骨铭心的尖叫替换了之前那个蹩脚的音效,于是《凶线》的剧情在谋杀与爱情上绕了那么一大圈,最后又回到这部“粗制滥造”的B级片上。

John Travolta这一段的表演是无法不让人动容的

正如前文所言,「画面」与「音效」融合后所传递的信息是一致的,但最后的这个情节设计又把这一理论给无情粉碎。当观众经历了全部剧情后,在情感上就形成了一种难以言喻的「声画对立」。承载着爱情记忆的尖叫,在B级电影里被画面扭曲成廉价的感官刺激符号,对于男主的想法,我们永远无从得知;他把这段记忆铭刻在一部B级恐怖片上,电影会承载这段记忆吗?亦或是通过影像的扭曲来遗忘痛苦,我们也只能猜测。于是,此前一直脱节的情绪在这一瞬间终于升华,压抑的情感始终无法宣泄,骨鲠在喉,难以释怀。爱情被赋予了实体,完成了属于「元电影」的叙事回环。

再联想到之前关于“声画分离导致真相被掩盖”的言论,这一次,声画重组所带来的是更深层次的紊乱,不禁让人思考:声与画,到底是谁才能引导并决定我们所感知的真相?

也许是娱乐。

一切只为娱乐,声与画都是被娱乐所裹挟的傀儡,在狂欢的浪潮之下,一切情感反馈都是被提前设置好的,于是那声尖叫最后所承载的悲情也变得毫无意义,意义被观众赋予,被观众所决定,最后又反馈给观众本身。

一切皆是娱乐。

这是我第一次在帕尔玛的电影里看见“真情”。

被「电影」所围绕的真情。

 2 ) 一部邪恶优雅的交响乐

首发于微信公众号:[黄老师电影院],ID:huangfilm

公众号里有最完整文章排版


人们常说,对他人的第一印象是3秒钟就决定了的。

看电影又何尝不是?

当花花绿绿的制片公司标识展示完成,你看到的第一个镜头就决定了你将对这部影片付出的耐心。

播放《凶线》,你首先看到的是什么呢?

不,应该说你听到什么。

野兽叫声、心跳声、80年代的迪斯科舞曲……

主观镜头里,你是一个手拿尖刀的凶手,你潜入女生宿舍,你在窗外偷窥她们裸体热舞、和情人在地板上做爱,你还潜入了宿舍楼、偷偷进了女浴室。

在女浴室里,你照了镜子。(顺便说一句,这是我看的几千部片子中,露脸的杀手里最可怕的)

紧张、恐惧的心情顶到了极点。

直到你杀的女学生叫出来。

没有人听了这奇怪的尖叫能hold住不笑。

电影里的人也不例外。

原来这是一场戏中戏。

B级电影公司的制作者们,在检查拍过的素材。

你瞬间感觉被导演玩弄了,同时又受虐似地提起了兴趣。

看来这是个愿意花心思和你玩儿游戏的导演,那么,接下来,他要干嘛?

电影录音师杰克在外出收音时,无意间录到了总统候选人车祸的过程。这段录音,证明了这场车祸其实是谋杀。

这种意外发现凶案的片子不稀奇。

远了说,有希区柯克的《后窗》,在家养脚伤的摄影记者怀疑对面楼上一个男人杀了老婆;近了说,有《火车上的女孩》,通勤的姑娘看到车窗外女子失踪前的偷情现场。

关键是怎么拍。

《凶线》的导演布莱恩·德·帕尔玛,从小在医院里长大,他的父亲是一名外科医生。

他在很小的时候就见过手术、血、死亡,甚至还被枪击过,没什么能吓住他。

另外,据说因为怀疑父亲出轨,他小时候曾花了几天时间去跟踪记录父亲的行踪。

种种血腥、暴力相关的经验,和对侦探职业的神往(或说偷窥欲望),奠定了他导演作品的主题基调。

他被誉为“美国的希区柯克”、“当代悬疑大师”。

70年代的时候,帕尔玛作为新锐年轻导演中的一员,和马丁·西科塞斯、乔治·卢卡斯、斯蒂芬·斯皮尔伯格成为了朋友。

他们组成了一个叫 “the movie brats”(电影小鬼)的小团体。

从左至右:斯皮尔伯格、西科塞斯、帕尔玛、卢卡斯

他们一起喝酒、打台球,还给对方的作品出主意。

帕尔玛是把《出租车司机》剧本推荐给马丁·西科塞斯的人,也是建议乔治·卢卡斯在《星球大战》前加上序言的人。

除了互相帮助,几个青年才俊间当然也免不了竞争和彼此调侃。

帕尔玛就特别看不上乔治·卢卡斯的《星球大战》,曾经在小团体聚会中直言不讳地说自己讨厌这片。

当然,在这四人中,帕尔玛似乎才是地位最低的。

大家认为他只不过是在拷贝希区柯克的一切。

是吗?

我不这么认为。

是的,帕尔玛的电影里也有“浴室杀人戏”、有难以预期的惊悚和不可知的命运转折,但他一直在探索新的电影技术和语言。

例如,他在《狄奥尼索斯在69年》这部片中利用后成为其风格标志性元素之一的“分屏“技术,还有《凶线》中运用的“斯坦尼康”(当年为他执镜的就是斯坦尼康的发明者Garret Brown,本人!)。

斯坦尼康,大家应该都知道了。

这种摄像机稳定器,现在已经被广泛运用于影视拍摄中,主要用来拍摄长镜头和运动镜头。

这里简单说一下“分屏”。

帕尔玛式的“分屏”,不是你心里想的:

而是:

你说,这有什么技术的?把左侧男人的脸往摄影机前面一杵不就得了。

请注意,画面左边和右边的焦点都是清晰的。

他是怎么拍出来的呢?

首先,需要装一个split-focus diopter lens在主镜头上,通过旋转,选择画面被这个滤镜影响的部分,从而达到调整部分画面焦点的效果。

这种技术,会让前景和后景的事物,都拥有清晰的焦点,从观者心理上,改变或强化了空间感。

对导演帕尔玛来说,这种摄影技术是他通过多元视角表达观念的一种方式。

或许,也可以反过来想,表达方式的灵感,可以从内容里找到。

例如:

猫头鹰做前景,男主做后景,是把男主比喻成猫头鹰,一个观察者。

死鱼做前景,女人做后景,预示了女人即将遭遇不测的未来。

这种“分屏”,在如今的电影界已经越来越少见了。

90年代,还在用的是昆汀·塔伦蒂诺。

昆汀·塔伦蒂诺是帕尔玛的忠实粉丝。

帕尔玛说,他总是以一种片断化的方式工作,努力在一个单独的图像里既放进观念,又保留视觉兴趣。

在这部片中,除了分屏外,导演的招牌手法也得到了很多次具体体现,包括长镜头和顶拍手法。

在情节发展到男主角杰克一筹莫展的时候,帕尔玛来了个“小彩蝶”式旋转,整整6圈!

这个令人眩晕的镜头,配以疯狂的配乐,促成了你与杰克的心理同步。

这是动图

而更高的顶拍镜头出现在男主驱车追寻女主声音位置的时候:

这是动图

这些上帝视角都突出了命运的定数,和男主在事件中深深的无力感。

那么,整部影片,你最不该错过的一场戏是什么呢?

我首推火车站段落!

我愿意在我未来的人生里一遍一遍地重看它。

片段拍摄了在火车站电话亭为海军bj的性工作者,被杀手勒死的全过程。

导演帕尔玛在这么简单的一个情节里,运用了大量的摄影、叙事技巧。

而那些精心设计的镜头背后,是他透着邪恶气的优雅,和深藏的偷窥欲。

常言道,“外行看热闹,内行看门道。”

作为一个自认对电影技术略知一二的人,我在观影经历中,时常会有兴奋得想上街跳舞转圈儿的冲动。而这种时刻,身边的朋友却往往正在缓慢进入梦乡。

《凶线》自1981年上映后一直受冷落,直到2011年被CC收入,才又重新引起影迷们的关注。这部影片也常常会入选类似“你错过的冷门电影”这样的片单。

影片结尾荒凉的结局,似乎也映射了导演本人在事业上的失意。

还记得故事是从一声尖叫开始吗?

最后,录音师杰克找到了完美的尖叫,来自于他喜欢的女孩儿死前的呼救。

你说,这是他的冷酷无情,还是对自己失败人生的惩罚?

你说,帕尔玛真的在意自己在商业领域上,比不过马丁·西科塞斯、乔治·卢卡斯、斯蒂芬·斯皮尔伯格吗?

姜文在一次采访里说,不会为观众现在看不懂而妥协,因为观众总有一天会成长。当他们成熟后,再回过头来看自己的片子,知道自己没有糊弄他们,就行了。

我想,这就是真正艺术家的匠心吧。

做自己的作品是不需要迁就任何人的。

片中,女主角是化妆师,她跟男主角讲,化妆的最高境界就是好看的伪素颜。

这些看似闲聊的台词,实际上反映了影片的主题。

真真假假、虚虚实实,带子一直转,信息不停给。

正如戈达尔说的,“电影是每秒24格试图讲述真理的谎言。”

今天的推送对有些人来说,也许不那么感性,但在我看来,fancy camera tricks自藏诗意。

把我的喜悦分享给你,祝你假期愉快~

彩蛋

1,约翰·特拉沃尔塔拍摄时患了失眠症,但好的是:缺觉的状态帮助他创造了更具情绪化表现力的表演

2,昆汀·塔伦蒂诺正是看了约翰·特拉沃尔塔在这部片中的表现,才请他去演《低俗小说》

3,女主角和导演帕尔玛在拍摄中结了婚(3年后离了)

4,女主角在影片中戴的项链是兔子脚


参考资料:

◣杨柳 姜昆:向你致敬——《惊魂记》 与希区柯克

◣徐海龙:德·帕尔玛惊悚片中的性别关系和双重体验

◣吴雪衫(译):爆炸 ——塔伦·西蒙与布莱恩·德·帕尔玛的对话

◣一夜之间,美国重回梦一样的八十年代!(//www.sohu.com/a/209924173_467331


如果你觉得此文有用,请帮我点个“有用”~

如果你觉得此文有用,请帮我点个“有用”~

如果你觉得此文有用,请帮我点个“有用”~

原创:黄老师

公众号:黄老师电影院(huangfilm)

您的转发和关注,将给我更多动力继续下去。

长按识别关注

 3 ) 完美尖叫

政治惊悚片。帕尔马总有富有创造力的镜头,这部片子中的裂焦镜头多而精妙,Jake和猫头鹰、Jake听到警察和官员谈话、死鱼和女性受害者,都是非常精湛的构图。Jake在工作室里找录音带那一段9*360°的旋转镜头令人印象深刻。Jake在烟花下抱住妓女尸体的镜头明明很俗套,却拍出了超乎常人的美感。 剧作的开端很抓人,一名电影音效师,在桥上采集素材时偶然捕捉到州长开车落水前的枪响,又下水救了车里的妓女。政治迫害和州长召妓的秘密就这样偶然被Jake发觉,而召妓其实也是对手雇佣摄影师曼尼·卡普和妓女设下的圈套。Jake剪下杂志刊登的卡普拍摄的车祸照片,与录音拼凑成了完整证据,且发觉了照片中微微一抹疑似枪械的银光。而敌对势力则抹除了Jake的原录音,并时刻准备除掉三个知情人,销毁全部证据。 竞选对手其实内部不合,原方案是制造召妓丑闻取回照片,但组织中的杀手却擅自行事,直接了解了州长的姓名。杀手善后的手段很老道,偷换了事故车辆上中弹的轮胎,用爆胎混淆视听。为了做掉妓女并掩盖其真实死因,提前连杀两名具有相似体貌特征的女性,再用公用电话报警“自白”,伪造成连环杀手。最后冒充电视主持人,以协助公开真相为由约出妓女,把证据扔进湖里销毁后,在独立日游行的国旗下行凶。虽被及时赶到的Jake反杀,但Jake也永远失去了公开真相的机会。 妓女临死前的真实尖叫成为了新片中正需要的声音素材,而Jake也只能听着妓女临死前的录音怀念亡者,在剪辑室里抽着烟自嘲:真是完美的尖叫啊。

 4 ) 恐怖片真实的临死尖叫

南茜·艾伦说话像小女孩傻傻的好可爱,她怎么老是演妓女,本片她演的妓女头脑简单傻到家,最后还是很让人感叹,变态杀手被特里用杀手的凶器刺死,但莎莉也死了,抱着尸体在自由日漫天烟花下悲伤。制作的恐怖片音效弄好了,但是是莎莉死时的尖叫,他恐怕只能留下莎莉死前的声音做留恋。南茜·艾伦不红可能是太甜美了,戏路被限制了吧,和她合作的男演员后来都挺出名的。现在好莱坞喜欢那种黑肤色的瘦女,其实我倒是蛮讨厌。

 5 ) 最好的尖叫

最好的尖叫

——《凶线》影评

《凶线》某种层面上来说是《放大》的商业版,但导演布莱恩·德·帕尔玛很好地设计和处理了这一改动。

不仅仅是对于人物设定上,《放大》的主人公是个摄影师,而《凶线》的主人公是个音效师。这样的改动使观众能够更加直观,更加有代入感地观看电影,同时也很好地为结尾打下铺垫。

首先值得一提的就是叙事层面。本片采用双线进行的模式,一个是身为音效师的杰克为了寻找好的尖叫声配音,另一个便是为了将总统候选人被谋杀的事情调查清楚。而在结局的处理上也同样适用。也许对于两人的感情来说是个悲剧,但是对于杰克的电影配音来说是有史以来最好的尖叫。同样这所折射出的也是普通百姓在政治阴谋下的无奈。

对于光影和色彩的运用也很好地渲染了影片的气氛。当遇到血腥暴力时,导演往往使用影子来有所保留地表达,这能够为观众增添很大空间和程度上的想象。同时也在运用大片的红色以此来给人们以警示和危险。鲜红的美国国旗,亮红的鲜血。这一切都是带有强有力的冲击力的,似乎一帧又一帧地表达着痛苦。

而在影片结尾设计的“最后一分钟营救”虽然老套,但在本片同样适用。因为当悲剧发生时,杰克在获得满意的尖叫声同时也永失所爱。漫天的烟花和巨大的美国国旗背后,是疯狂的,令人心疼的惨案。底下的人群忘我地欢呼着,热闹非凡地游行着。这也许更加衬托出生离死别的悲痛。

旋转镜头的运动也很恰到好处,很准确的表现了人物在找不到原声母带的焦虑,同时运用形象化的处理,通过转盘的转动来更加增添人物内心的烦恼,更好的丰富人物形象。

老套却不落俗的电影,最后的死亡是让人心尖一颤的处理。也许他一辈子都不会想到,这个在他的录音生涯中,将成为他最满意的尖叫。

 6 ) 影评仅在前三排

比一年前的《剃刀边缘》薄弱多了 且明显是自我抄袭的一部
气氛效果是到家了 导演技巧尚需推敲
就德帕玛电影技师的出身来讲 实则也算合理
其巅峰当是70年代到80年代初 即《疤面煞星》或《铁面无私》之前 备受好评的《情枭的黎明》在我实际上已不待见了
近十几年德帕玛的电影从《碟中谍1》到《黑色大丽花》 及其中的金酸梅《火星任务》 虽也有能看过眼的 但无一不有从众之嫌
如今什么时候德帕玛做起过去自己做的电影了
就真的是王者归来了
差不多13个月之前看了他的《魅影天堂》 也是相当喜欢的一部
特此一提 真是日月如梭……都过了一年多了

 7 ) 情节非常拖沓

我是属于那种很多人说烂片的电影都能看下去的那种人,但对于这部电影的感觉只有拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖沓。同类型的“无声言证”就非常棒,情节一环扣一环非常紧迫。

 8 ) [Film Review] Blow Out (1981)

Often addressed as a foley artist’s version of Michelangelo Antonioni’s BLOW-UP (1966), De Palma’s BLOW OUT is unqualifiedly lecherous in his straight-male’s exploitation of female bodies, but technically, it is a stunner, and among one of his most accomplished works (standing shoulder to shoulder with CARRIE, 1976), for example, those strikingly juxtaposed split-screen shots are uncannily indelible, or the intricate 360-degree rotating long take in the midstream that goes nearly hallucinogenic to knock you dead.

The plot inherits the ‘70s paranoia of political conspiracy theory and mixes it with a misogynist strangler on the prowl to snuff disreputable girls (the double-standards in relation to johns and hookers are grossly offensive) with a piano wire. Jack Terry (Travolta) is a Philadelphia sound technician working on low-rent slashers (the perversely voyeuristic set-up is a garish, trashy homage to PSYCHO, 1960), after saving an escort girl Sally (Allen, the then Ms. De Palma) in an automobile accident, he finds out something amiss about it through the sound recorded on the spot, seeking out Sally, whom he is quite taken to, he resolves to get to the bottom of it, which also puts Sally’s life on the line, can he save his girl in the eleventh hour? This time, De Palma bents on breaking some hearts.

If anything, in the climax during the Liberty parade, De Palma perversely dials up pathos to the eleven, Jack’s inconsolable grief is accentuated under a pyrotechnic sky and muffled by Pino Donaggio’s waxing melodramatic score, you never expect De Palma could be so romantic, and the effect might go overboard into mawkishness, but Travolta and Allen steadfastly build their romance on a pleasurable wavelength, Jack and Sally are mutually attracted to each other without being weighed down by their precarious milieu, so when the pathos arrives, it hits home, not to mention “the perfect screaming” coda, De Palma’s devious device surely packs a punch albeit his sneakily sadistic streak.

Travolta is a disarming leading man with his double-jaw squareness all over the place, you like him for his righteousness and cool facade; Allen ebulliently endows a working-girl-with-a-gold-heart type with such warmth and naïveté, you cannot help but hope she could make it out alive, until you are pulverized by such a cruel joke. Lithgow, after OBSESSION (1976), again takes a villainous turn in a De Palma movie, and his cold gaze alone can bring the chill down to the bone, then there is a terrific Dennis Franz, who plays a repugnant saddo with slimy assurance.

Boasting a bold range of coloration and compositional grandeur, BLOW OUT might just be the ultimate confluence of De Palma's louche proclivity and high-wire craft, a mesmeric doozy of first water.

referential entries: De Palma’s BODY DOUBLE (1984, 6.2/10), CARRIE (1976, 8.1/10); Alan J. Pakula’s THE PARALLAX VIEW (1974, 7.5/10); Peter Strickland’s BERBERIAN SOUND STUDIO (2012,5.9/10).

Title: Blow Out
Year: 1981
Genre: Crime, Drama, Mystery
Country: USA
Language: English
Director/Screenwriter: Brian De Palma
Music: Pino Donaggio
Cinematography: Vilmos Zsigmond
Editing: Paul Hirsch
Cast:
John Travolta
Nancy Allen
John Lithgow
Dennis Franz
Peter Boyden
Curt May
John Aquino
John McMartin
Rating: 7.6/10

 短评

德·帕尔玛媒介自反最好的一部。此前Blow-up讲过了画面,Conversation又讲了声音,本片的巧思之处在于,从声音切入来讲声画的同步。从而将一个后肯尼迪之死时代的政治阴谋故事,嫁接到电影的后期制作过程上,继而达成一个漂亮的元电影回环。

7分钟前
  • 刘浪
  • 力荐

拍摄手法传承希区柯克,情节及节奏则有Blow-up的影子。剪辑、配乐和镜头设计都极有看头。缺点在于影片的形式远大于内容,人物二维化,表演脸谱化,以致结尾失连,前后情绪脱节。

12分钟前
  • 艾小柯
  • 推荐

太厉害!虽然剧情和立意有点弱,但瑕不掩瑜,从技术层面来看简直棒呆,太开眼,调度、运镜、构图…快要玩出花来了,不拘一格,各种炫目和惊叹,特拉沃尔塔口音太重了,一听便知,论声效的重要性,最真实的反应源于惨烈可怖的现实体验,绝妙的呼应和衔接,又一个神结尾,为帕尔玛的硬实力献上膝盖。

17分钟前
  • 尉迟上九
  • 推荐

技法依旧神乎其神,印象最深的是听录音时通过主观视角拼贴还原案发事件,以及那个N圈的旋转镜头。音乐是败笔,无处不在的配乐塞得太满了,既然有那么牛逼的镜头语言实在没必要再靠这一招渲染气氛和情绪,少而精才是王道,成功之例可见于《惊魂记》。高潮部分慢镜+去掉背景音也有些肉麻了。

18分钟前
  • 喷子
  • 推荐

他妈的,居然是转圈长镜头

20分钟前
  • 云中
  • 还行

本片可谓迷影堆彻类作品中成就最高的一部。河边录音和简报成影等几段专业操作实在太酷了!虽然观者已知创意源头来自安东的放大和科波拉的大窃听但丝毫不影响我们对它的欣赏和喜爱。另个重要迷影源头当然是希区柯克。投河救人的第一次与拯救失败的第二次显然照搬迷魂记。但个人对于用高调悬念手法(观众全知而角色不知)去处理最后一幕持保留看法。希区曾解释自己的悬念错用:过于残酷让小男孩被炸死,并非错误症结的所在。真正败笔在于观众的紧张情绪没有得到有效释放。在他们已知炸弹被带上了车,也知炸弹可能在几点爆炸的情况下,唯一合理的悬疑终结手段就是让炸弹被发现并被转移到安全处引爆。换句话说,此处情节设计虽然很写实,但却破坏了悬念的结构,没有满足和调动观众正常的心理需求……男孩之于炸弹如此,莎莉之于拯救也应是如此!三星半。

21分钟前
  • 赱馬觀♣
  • 推荐

整体看来,味道很怪,有希区柯克的味道,但有不仅限于希区柯克,凶杀氛围营造的很赞,很有味道,故事层层递进,但是有点闷,最后来个前后呼应,也算文章平淡做法。看到最后,在那漫天烟花下,男主角抱着死去的女主角失声痛哭时,让我给这部电影加上了爱情的标签

22分钟前
  • 方枪枪
  • 还行

#蓝光重刷计划# 布莱恩·德·帕尔玛接过希区柯克的衣钵,看到不少致敬大师的影子,同时也把自己的风格发挥到的淋漓尽致,我倒是很爱这种留白式做减法的叙事,比如最后那个“最棒的尖叫”,更让人觉得意味深长。

27分钟前
  • 亵渎电影
  • 推荐

和所有的“迪庞马”片的毛病一样:虎头蛇尾。开篇slasher/giallo的致敬惊艳,“谜题”的铺陈设置貌似妙笔连连,到现象的重构时有趣的细节已被抛弃,最终的解决只能用“导演在找借口结束本片"来解释。和模仿对象Blow Up比较两片的结构完全一样,只不过一个是上坡一个是下坡

28分钟前
  • 大胃⃣麒⃣
  • 还行

拼接希区柯克,奥菲尔斯,科波拉,安东尼奥尼各个的一部分,放置到自我感动的故事里,真是帕尔马的平实优点和缺点,那个旋转的长镜头确实很炫......

31分钟前
  • 给艾德林的诗
  • 还行

华丽的技巧,十足的紧张感,开场戏中戏两个帕尔玛最拿手的长镜拼贴,结局烟花灿烂与斯人已逝的对比,一个原本普通的故事被打造得足够精彩。

32分钟前
  • 托尼·王大拿
  • 推荐

De Palma对剪辑、摄影、配乐、音响等技法的运用出色至极,开场的段落给人一种惊艳之感!而结尾与开头的呼应也使影片更令人回味。

36分钟前
  • Marty McFly
  • 推荐

3+...考虑到出产年份,这片还是很高质量大制作的...大家都推崇烟火场景,我倒觉得上帝视角拍屈伏塔开车穿过一片古建筑更有感...

40分钟前
  • leonid
  • 还行

35mm Im crying... absolutely amazing QAQ (每次进入没有办法100%认真看片 焦虑/轻度抑郁 学术没有心思的时候就把高潮戏翻出来看一遍 每次都会有想大哭一场的程度 以后再被问到最喜欢的电影是什么 就是这部了 无法取代了暂时)

44分钟前
  • Säger
  • 力荐

感觉那个时期的布莱恩·德·帕尔玛电影都是剧本和故事很普通,但是技术很牛逼。

46分钟前
  • 陀螺凡达可
  • 推荐

1.录音师的真相求索之路,悬疑惊悚版[放大]。2.帕尔玛的镜头调度令人着迷,如片首戏中戏的杀手主观长镜、剪辑室9圈旋转长镜及大量大俯角镜。3.浴室尖叫致敬[精神病患者],高潮以脸上映照的烟花五彩闪光彰显惶惑凄楚心境,同质于[夺魂索]。4.地铁追逐戏如[情枭的黎明]预演。5.大桥收音分镜。(8.5/10)

51分钟前
  • 冰红深蓝
  • 推荐

从《放大》到希区柯克,精彩的环节还是在的,甚至前--六分之五都很好啊,但是最后部分突然搂不住了是怎么回事,拍high了吗?满溢的配乐,汹涌的情感,都让我招架不住啊。。。(另外豆瓣这个又名: 爆裂剪辑 是怎么回事。。。

55分钟前
  • 米粒
  • 推荐

惊魂记浴室尖叫,西北偏北俯拍,夺魂索布假景,窃听大阴谋窃听,“放大”声音。这些他者印记加上开头戏中戏长镜和九圈360度长镜,以及野外录音剪辑处理,技巧让人跪服。故事依旧是由技术复制时代对人的异化起,但没有达到期待高度。从寻找尖叫到想摆脱尖叫,楼顶烟火忆起新桥恋人。

57分钟前
  • Derridager
  • 推荐

四星半,偷师希区柯克和安东尼奥尼,德帕尔马是新好莱坞中最娴熟的改装主义者、技术控达人。強烈且可感知的摄影机存在,凶杀场面是典型的希区柯克在场,双屏、剪辑、音效、长摇镜头等等,不遗余力的改造强化电影的表现力,把旧有的类型和题材重新包装改造,加入更加现代的视角和技法融入到整个叙事当中。他从过去抵达现代。

1小时前
  • 柯里昂阁下
  • 力荐

simplistic hollywood remake of Antonioni's Blow up. It does has it's moments though.

1小时前
  • 无所谓
  • 较差

返回首页返回顶部

Copyright © 2023 All Rights Reserved